最新下载
永恒时空撕裂者 永恒时空撕裂者怎么获得
2年前 (2023-09-28)类别:最新下载
- 发布日期:2025-11-05 17:26:53
- 所属类别:最新下载
- 下载人数:66
- 版本:
- 大小:
扫二维码手机浏览
永恒时空撕裂者 永恒时空撕裂者怎么获得介绍
天涯微信号:tyzz1996
天有际,思无涯。
投稿邮箱:tianyazazhi@126.com
“文人画”之梦
赵焰
文人的书画梦
晋唐之际,顾恺之、展子虔、阎立本、张萱、周昉、吴道子等,都是宫廷里的画师,以绘画为职业,精心创作,技巧圆熟,常常按照皇帝的旨意画画。五代之时,各国都有自己的宫廷画院,顾闳中、周文矩、董源、黄荃、徐熙等人,都分别是各国画院的画师。北宋定于一后,延续了这样的传统,范宽、李成、郭熙、崔白、燕文贵、张择端、李公麟、王希孟等,都曾是北宋的宫廷画师。相对于后来兴起的“文人画”,这些画师身份更职业化,专业技能更强,画作的难度更大,主题也更鲜明。
文人画,人们都以王维为开山之祖。王维少年得志,是官员,是诗人,也是画家。他的诗,有很强的画面感;他的画,有很强的诗意。宋代苏轼如此评价:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”王维的画,现在留存不多,人物画只有一幅《伏生授经图》;山水画传为其作的有《辋川图卷》(宋郭忠恕临摹)、《雪溪图》《江山雪霁图》《江干雪意图》等几幅。王维的山水画,笔意清润,笔迹劲爽,多用水墨,不施重彩,与李思训、李昭道父子的青绿山水截然不同。王维的诗也好,画也好,最突出的特点,就是有很强的“禅”意,有超出字面或者画面之外的意蕴。这一个特点,跟王维精通佛学有很大关系。王维有悟彻之后的通透,整体气质和风格应偏于静谧、哲思以及求真。从《终南别业》的诗句可看出,“行到水穷处,坐看云起时”,表面上是自然而然,随遇而安,其实内心有**澜,有大悟彻,也有大境界。王维的画,同样也有这种博大而静谧的境界。
王维《伏生授经图》 (局部)
王维的绘画《伏生授经图》系纸本,画面上是一个骨瘦如柴的老人,盘膝坐在蒲团上,靠着几案,右手执一卷书,左手指指点点,好像老师在对学生授课,案上有笔、砚等文具,地上还有一大卷书。这一个伏生,是秦朝时的读书人。秦始皇时代,焚书坑儒,书都被烧掉了,读书人也被活埋了。伏生依靠他的记忆,一点一点地将那些书中的文字回忆起来,接着传授下去。伏生为什么这么瘦?是为文化的传承殚精竭虑,耗尽了气血。画中之人,若以严格的绘画比例来看,是不准确的,可它就是“意”到,把精神表现出来了。这,其实就是文人画的要求。
王维诗画,追求在诗与画之外更广博和更高妙的内容,如此美学原则,给人以启迪,也让人追崇。王维之后,有人也开始以书画来追求和表现这种内在精神和境界。晚唐五代以后,诸多文人和官员,不再执着“景”的具体描绘,而是寓情于景,注重于“境”的创造,追求物我两忘的澄明和自由。这种对于真、善、美的追求,慢慢成为中国绘画的主流。到了宋朝,很多文人诗、书、画的功夫炉火纯青,有“三位一体”的表达欲望。文人画,是诗词、书法和绘画三位一体,之后加上红色印章的点缀,强调的是诗书画的整体效果,最为看重的,是诗意,即苏轼所说“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余”。文人画,更看重“言志”的功能,看重志向、情怀、情感和精神的表达。在诗词穷途末路难以超越的情况下,文人谋求综合表达,是希望“柳暗花明又一村”。
好的艺术,如莲花开放,牵系着深深的内心世界。诗词是这样,文章是这样,绘画是这样,音乐更是这样。比较起一般的绘画,文人画的根本,是内在心灵的咏颂和喟叹,是立足于沉思的生命呈现,也是与庙堂思维相对的一种山林意识。士大夫也好,文人也好,都是有情怀和追求的,现实中的内心自由屡屡受阻,只能把酒月光下、抚琴夜半时,随后不由自主地拿起了笔,以手写我心,以笔浇块垒。因此,他们对于外象并不执着,看中的是艺术的抒情功能,以及人观画时的内心感受。也就是说,文人画更注重的是绘画后面的东西,是“意”,也就是灵魂和精神,而不是“形”;是本质,而不是色彩。以张彦远对王维绘画的评述作参考——在张彦远看来,王维的画为“破墨山水”,所谓“破墨”,就是不依颜料,以水调墨,以墨的浓淡变化,来勾勒线条,以黑白之色表现山水的“真味”。
时间往后推移了三百年。这是北宋元祐年间,宋英宗驸马王诜的西园景致优美,又贮有许多书画珍玩,自然成为文人士大夫雅集的老地方。当时著名的文人士大夫苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、米芾、蔡肇、李之仪、郑靖老、张耒、王钦臣、刘泾、晁补之、李公麟以及僧人圆通和道士陈碧虚等,都经常在这里吟诗作画。参与聚会的李公麟用画笔记录下这一盛况,于是北宋文人聚会的名画《西园雅集图》诞生了。米芾尝为此图作记,称:“自东坡而下,凡十有六人,以文章议论,博学辨识,英辞妙墨,好古多闻,雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷,后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳!”此后,这一场跟当年兰亭雅集相媲美的西园雅集场景,曾在马远、赵孟頫、仇英、石涛、张大千等画中不时出现。西园雅集之所以一直为人们所难忘,在于其时的文人士大夫们,正是通过频繁的西园雅集,确立了文人画的纲领:论画以形似,见与儿童邻。
李公麟《西园雅集图》
这一句话,是当时的文坛领袖苏轼所言,意思是如果说你要求绘画只是形似的话,那你的观点跟小孩子差不多。这一句话,可以视为苏轼对绘画理念的倡导。至于苏轼所做的,就更有禅意了——有一天,苏轼用红墨画竹子,他的一个朋友来看到说:“老师,你怎么画红竹子呢?”苏轼回答说:“你看过世界上有黑竹子吗?”是啊,既然墨竹正常,红色的竹子为什么不可以呢?在另一篇文章中,苏轼写道:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之。常理之不当,虽晓画者有不知。”这一段话,明显带有理学的见地,要求在绘画中,能见到精神的东西。在苏东坡看来,“文人画”的追求,就是山非山、水非水、花非花、鸟非鸟,它不是外在形式的东西,它应是事物的本质,是可以跟画家相呼应的东西。
宋元之后,“文人画”方兴未艾,是由于大批士大夫文人阶层不甘寂寞,加入了创作队伍。士大夫文人阶层,不以绘画为职业,只以绘画为兴趣爱好。在他们看来,自唐之后的绘画艺术和技法,就像巍峨的山峰一样,已很难攀登和超越,只能另辟蹊径,寻找一条适合自己的道路。对于文人士大夫,书法是强项,文化是强项,领悟是强项;**是弱项,技术是弱项,色彩是弱项。文人士大夫要想“扬长避短”,必须避实就虚,以书入画,逸笔草草,任性而自由,不重视技术环节,更注重意象的表现,更愿意以绘画来追求境界、精神、趣味和禅意。又因为文人士大夫掌握着强大的话语权,于是自觉不自觉地,绘画偏离了**和写实,科学更像艺术,艺术更像人生。最终的结果,使得文人画与其为画,不如更像诗,更具诗的抒情性、敏感性,就像诗一样具有诗意。与此同时,“文人画”还具有观念的意义,方向更模糊,更具哲学性,更契合中国文化儒释道的精神。
文人画,笔墨中流露出的趣味、神秘、玄妙、个性和自由,还是古老的楚风。从地域上说,北方的风格是朴实和敦厚,南方的风格是浪漫和神秘。刘师培认为:“大抵北方之地,土厚水深,民生其间,多尚实际。南方之地,水势浩洋,民生其间,多尚虚无。”也因此,孔孟在北方,老庄在南方。与崇尚现实、具有建设性的北方不一样,南方,带有“离骚”的气息,带有浪漫主义精神,带有很强的叛逆性、灵动性和自由性。南方和北方的不同,在文学上、诗歌上、音乐上、风俗上,都有不同的表现。文人画的出现,让南方氤氲的气息,得以在纸张之上,开辟了一片新的领域。文人画,带有古老的“巫”风,它就像是一场梦境,也是一条隐约的心灵通道——文人们内心的自由,只有通过洁净的山水,通过居舍中的书卷、文玩、香炉、花瓶、茶具、梅兰竹菊,才能寄情和言志,才能导引出心中的**和忧伤。
明朝的董其昌,是“文人画”的发扬光大者。董其昌继承和发扬了王维、苏东坡、赵孟頫的绘画思想,形成了“文人画”的系统理论。董其昌在《画禅室随笔》中说:“文人之画自王右丞始。其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董、巨得来,至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭皆其正传,吾朝文、沈则远接衣钵。”这是真实地总结出了“文人画”的沿脉。董其昌又说:“下笔即有凹凸之形。”这是说下笔即打破虚空,划出生命的影迹,是宇宙在我手,代天地立心。文人画,就是这样破鸿蒙,引灵源,它是观念的艺术,不讨喜,不附庸,不屈从金钱,不迎合实用,它绝不会苟且身姿为稻粱谋,它重在弘扬士大夫精神,寻觅“天人合一”之道。文人画,在笔墨之中有大境界,散发着江南悠悠的庄骚气质,也因此,它被称为“南宗”,称为“江南画派”。
江南,的确是“文人画”肥沃的土壤,是“文人画”的生命之地。“文人画”的诞生、发展与壮大,跟江南经济发展有关系,苏州、徽州、扬州、杭州等地逐渐形成的字画市场,对“文人画”的发展起到了积极推进作用。从载体的角度来说,“文人画”的兴起与宣纸的兴起,有很大的关系。北宋末年,纸慢慢取代绢帛,成为绘画最主要的材料。到了南宋,由于经济的发展,“江南画派”也就是“文人画”慢慢成为绘画的主流。文人画强调士大夫精神的表现,重形不重意,以“性灵”为追求,以诗书画的结合,寻求超越。这就要求所用的载体,尤其是绘画的直接载体,有着突出而玄妙的表现,将个性和特色完美地呈现出来。宣纸,与“文人画”一拍即合,完美地扮演了这样的角色,让“文人画”的理念得以淋漓尽致的体现。
(宋)苏轼 木石图(又名《枯木怪石图》) 绢本水墨 画长26.3×50cm 全卷连裱共长27.2×543cm 佳士得香港2018年秋季拍卖以4.1亿港币落槌
从苏轼的纸本绘画《枯木怪石图》中,似乎可以看出“文人画”的风格。苏轼这一幅画,绘于纸上,不落前人之窠臼,不拘古人之绳墨,强调表现自我,以枯木怪石抒发胸中磊落不平之气。画面简单明了:画面左侧以旋转的笔锋刻意画出一怪石,石后有焦墨细竹。右侧是一株枯木,虬屈执拗。树下斜坡上,有衰草在风中抖动。整个画面,笔触简单,不求形似,笔墨灵动,沉郁简空。宋人屡屡记述苏轼多以枯木竹石抒写心中的郁结之气,黄庭坚《题子瞻枯木》云:“折冲儒墨阵堂堂,书入颜杨鸿雁行。胸中元自有丘壑,故作老木蟠风霜。”又《题子瞻画竹石》云:“风枝雨叶瘠土竹,龙蹲虎踞苍藓石。东坡老人翰林公,醉时吐出胸中墨。”米芾《画史》中说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端。石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”这些咏唱记述,都与《枯木怪石图》的景象相一致。苏轼自己也有诗云:“空肠得酒芒角出,肝肺槎牙生竹石。森然欲作不可回,吐向君家雪色壁。”这一首诗,可视为对这一幅画的最好阐释。
苏轼的绘画,为什么绘于纸,而不是绢帛?跟其经历有关:中年之后的大部分时间里,苏东坡一直被流放,颠沛流离,穷困潦倒,随遇而安。流放的日子里,很难有价值昂贵的绢帛写字作画,只有相对廉价的纸,随时抚慰引领一个高蹈寂寞的灵魂。
春山瑞松图 宋·米芾 纸本设色 纵35X横44厘米 台北故宫博物院藏
北宋流传下来的作品,从总体上看,纸本要少于绢本。除苏轼《枯木怪石图》之外,米芾的纸本《春山瑞松图》也较为著名。这一幅作品,也有人以为是后人仿作。画面为远山高耸,没入云端;近处是数株青绿古松,隐于雾气中;松下有亭,空无一人。值得一提的是,这一幅画,鲜明地体现了“米点山水”的特色,以墨的浓淡来表现远近的层次,以及山水的虚玄境界;以**凝重的横点的干湿兼用,来表现云雨微茫的山林景色。这一种画法,称“落茄皴”,是米芾的独创,后来也成为文人画的重要特征。
米芾在纸上作画,显然有他的倡导,他应是更喜欢纸的一派天然和自由。笔墨在纸上的洇染,以及类似的绘画效果,是在绢帛之上表现不出的。
米芾的长子,后来和米芾同称为“二米”的米友仁,也喜欢在纸上作画。米友仁留存于世的《潇湘奇观图》,一直被奉为“文人画”的早期杰作。这一幅横卷,带有很强的个性色彩,它少用笔法,用的是水墨色块,先是用水涂抹,再蘸焦墨横笔拖过,用淋漓水墨来表现云山、云雾的变幻,追求苍茫雨雾的特殊韵致。这一种笔法,被称为“拖泥带水皴”,更能体现山水自然的朦胧之美,体现素朴简练、空灵韵秀的境界之美。
与同时代绘于绢帛上的《千里江山图》相比,绘于纸上的《潇湘奇观图》更加深沉凝练、简约抽象,且因抽象而包罗万象。米友仁不仅舍弃了色彩,甚至模糊了影像:焦距是虚的,景象是虚的,空间是虚的,时间也是虚的。一切都在烟雨空蒙中,山形与云雾,不分彼此,相互流动、拥抱、融合。因这份淡、远、虚,绘画更见深度,更加神秘莫测,出现了“空幻”之境。
从米友仁落于图卷的题跋,可以看出画的初衷:“先公居镇江四十年,作庵于城之东高冈上,以海岳命名。卷乃庵上所见山……余生平熟潇湘奇观,每于登临佳处,辄复写其真趣。”米友仁所作“潇湘奇观”,并不是确指,是心像幻化过的山水。米友仁对于文人画的贡献在于,他巧妙地发现了纸的特点——纸可以泼墨,可以晕染,可以朦胧,在纸上,可以画出不同于绢帛的效果。
中国早期绘画,大多带有实用性,为了记录,也为了描绘,或者为了阐述某个故事。比如说敦煌莫高窟的壁画,之所以不厌其繁、精益求精,是为了虔诚地宣传宗教教义。顾恺之等人的作品也是这样,虽然有思想、有感情,可是总体上来说,表达方式是群体的,个性化的成分其实并不多,不强调个性的张扬和即兴发挥。可是北宋末年兴起的“文人画”却不是这样,除了技法上的大胆探索外,还大胆强调个性,强调个人的生命体验和艺术体验,强调绘画应充分表现生命意义。在“文人画”作者看来,既然灵魂是缥缈的,是捉摸不定的,为什么不能让绘画缥缈起来呢?如此自由的理念,必定给创作带来自由的空间。“文人画”从一开始,就显示卓尔不群的个性,它宣扬的不是冠冕堂皇的庙堂观念,而是与此相对的山林意识,是自由的性灵抒发,也是内在心灵的咏叹。它更像是咏叹和抒怀,在花前月下的时候,在夜半寂寞的时候,在酩酊大醉的时候,忍不住拿起了笔,研起了墨,然后就如抚琴一样画起了画。文人画,其实是以我手写我心,尽情地抒发自己心灵的感受。
中国文化,一直有一个传统:极重视人格的培养和教育。这种方式,跟古希腊的苏格拉底、柏拉图不一样,不是反复阐述相关历史、文学、哲学的定义和知识,阐述彼此的逻辑关联,而是侧重于具体的人,以活生生的榜样来赋予内涵和品质,使之打动人,随之影响人,总体内在精神是“修身求仁”,是正心、诚身、修身,也是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。在很多时候,“文人画”也是如此。只是相比中国众多文学艺术形式,“文人画”更多的是以山水、自然、花鸟、人物为题材,不断地进行浸淫,旨在导引和提升人的境界和追求。清代画家王昱在《东庄论画》这样论述:“学画所以养性情,且可以涤烦襟、破孤闷、释躁心、迎静气。昔人谓山水画家多寿,盖烟云供养,眼前无非生机,古来各家享大耋者居多,良有以也。”把画画当作是一种娱悦心灵的方式。稍后于王昱的董棨在《养素居画学钩深》里说:“我家贫而境苦,唯以腕底风情,隐然自得。内可以乐志,外可以养身,非外境之所可夺也。”
人生也好,艺术也好,最本质的问题,最核心的东西,是抒写内心,以我为路径,找到本我,擦拭濯洗,让之熠熠生辉。随后以慧眼观世,笔墨之下,相映成趣,创造一个个影子:狭隘之人、虚假之人、傲慢之人、宽厚之人、淡泊之人、智慧之人、仗义之人、勤劳之人、平和之人、贪婪之人、禅意之人……艺术也好,绘画也好,有一个共同特点,就是努力表现心中之“道”。绘画是艺术创作,同时也是人格的修炼,是“求道”之路径,属“万千法门”之一。“文人画”其实有着“寻禅”之功能,两者有着异曲同工之妙,都是在“似是而非”中,把一种中国式的精神世界转移到另一个平台上。禅宗有玄机,“文人画”也有玄机,就是求真、快乐、内敛、节制、风雅,避免剑拔弩张,力求慧心从容,在静谧的感悟中,求得三昧。
江南画派的兴起,中国书画艺术进入了一个“纸的时代”,纸张成为了绘画主流,绘画因而变得更加便捷。这种现象,西方是没有的——欧洲文艺复兴之前,大量西方绘画是以湿壁画的方式,绘于各地教堂和建筑的墙壁上。后来,西方绘画的主流成为油画,大量留存于画布上。载体、工具和材料的不同,必定导致绘画的特质和风格不同。对于西方绘画来说,它太复杂了,画一张画,不仅要求速写、素描、画布、画板、颜料等等,时间上也要长得多,一幅画费时几个月或者几年,是常有的事。可是中国的“文人画”呢?逸笔草草的好处,在于它极便捷、极快速、极好学。正因为如此,中国绘画和西方绘画,在中国的“文人画”产生之后,走上了两条完全不同的道路:西方绘画,越走越严谨,越走越踏实,步入了一种专业化、科学化的路线;可是中国绘画,变得越来越有灵性,越来越简洁,越来越趋于表现,观念的成分越来越浓郁。
“文人画”风格的形成,除了跟文人士大夫的艺术理念和提倡有关,也跟南方的环境,以及当时的政治和军事形势有关——北宋到了后期,由于西北地区战争频繁,丝绸之路阻隔,诸多用来做颜料的矿石无法运至东南,逼迫着宋朝的画师们,只能被动放弃各种颜料,另辟蹊径,选择黑白的反差,通过笔墨来表现。
元之后,为什么文人书画臻入高峰?原因很复杂,跟“士大夫精神”的坚守和弘扬有关,也跟“家天下”的严酷有关。南宋以后,赵氏政权岌岌可危,皇权与士大夫共治理念式微,“士”受冷落,只好找排遣,精力和才智转移到书画上。蒙古人南下之后,中华道统遭遇冷落,传统读书人“修身、齐家、治国、平天下”之路受阻,个人价值无法体现,加上文字撰写风险增大,读书人只好以绘画和书法寄情。明清之后,“家天下”越发严酷,文字表达在很多时候成为禁忌,也成为一种危险。文字不敢表达的,不好表达的,只好通过绘画来表达。慢慢地,书画不仅成为文人士大夫的排遣,成为普遍的寄托和寄情,也成为人际关系的润滑剂。
中国书画,就是这样一路走来。在“文人画”由溪流变成汩汩的河流之中,汇入无数支脉。各支脉师承有别,法不相同:明时有浙派、吴门、松江诸家,各自交融,不断演变;清时有四僧、四王,各有尊显:八大山人开江西一派,弘仁开新安一派,石溪开金陵一派,石涛开扬州一派。在南北宗绘画的发展中,来自南方的“文人画”渐渐占据上风,变成主流,后来又成为绝对主流。这一艺术现象的发展,跟权力的架构有关,跟社会思潮和文化特点有关,也跟绘画材料宣纸的诞生、发展和盛行,有很大关系。江南画风的盛行,各江南门派的兴旺,对于宣纸的盛行,起到了有力的推动作用;与此同时,高质量书画宣纸的出现,也有力地促进了“文人画”和书法的发展。越来越多的文人热衷于构建“纸上的王国”,开始追求“纸上的自由”。宣纸的雅致、华美、捉摸不定,甚至鬼斧神工,为诸多文人和官员画家提供了助缘,也成就了诸多文人和官员的书画梦。只是在“文人画”兴起的过程中,很多人已忘却了“士大夫精神”,暗藏在绘画之中高蹈的理念在慢慢消失。
“文人画”现象,夹杂着宣纸的兴起,无疑是一种深层次的文化现象,若深入分析起来,要关联很多东西。不管怎么样,中国人与书画之渊源,实在是一个民族和国家异常有趣的现象。
宣纸上的元朝
曹氏宣纸在泾县横空出世的时候,山外的世界,已经进入了金戈铁甲的元朝。元朝是汉文化整体倾覆的时代,在蒙古马蹄的横冲直撞下,传统价值观失去了主心骨,头重脚轻,跌跌撞撞。读书人在失去了科举的渠道之外,整体边缘化,只能与自然山水相伴,隐逸成为一个民族的整体存在状态。诸多读书人隐居于山林之中,坚守士大夫之志,寻找精神的安宁;以书画的精进,打发失意的闲暇。经历腥风血雨的洗礼之后,寂寞而忧伤的元代文人,再也没有魏晋文人的狷狂与无羁,变得孤独又寂寞,甚至抑郁到生出令人哭笑不得的怪癖。
元朝书画界,赵孟頫一马当先,跟随其后的,有“元四家”(黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇),还有钱选、高克恭、鲜于枢、柯九思、管道昇、王冕、朱德润、曹知白等等,完全称得上是中国书画的黄金时代。正如潘天寿在《中国绘画史》中所论:“至黄公望、王蒙、倪瓒诸家出,全用干笔皴擦,浅绛烘染,特呈高古简淡之风,成有元一代之格趣。启明、清南宗山水画之先驱,为吾国山水画上之大变。”
元代“文人画”辉煌,很重要的一个原因,是纸在绘画中所起到的作用。宋代之前,绘画大多采用绢帛,因为主流是工笔画,要求丹青和笔墨的多层渲染,绢帛材料在敷色上效果更好。自南宋起,造纸工艺发展很快,纸的质量有明显提高,变得更平整、更光滑、更具有表现力。诸多画家已喜欢在纸上作画的感觉,王蒙就说:“平生不用绢素,惟于纸上写之。”吴镇也说:“虽势力不能夺,惟以佳纸笔投之,欣然就范,随所欲为,乃可得之,故绢素画绝少。”
自南宋起,由于山水“写意泼墨”画法的创立,越来越多的画家更喜欢利用纸的特性来表现。以纸为工具,绘画方式,更讲究笔墨、色块和洇染的方式,到了元朝时期更为盛行。黄公望的《富春山居图》《溪山雨意图》、李衎的《墨竹图》《四清图》、赵孟頫的《秀石疏林图》《鹊华秋色图》《水村图》《红衣罗汉图》《人骑图》《松水鸥盟图》《三马图》、王蒙的《青卞隐居图》、任仁发的《出圉图》、柯九思的《墨竹图》、钱选的《桃枝松鼠图》《浮玉山居图》、赵雍的《松溪钓艇图》、曹知白的《群山雪霁图》、郑思肖的《墨兰图》、高克恭的《墨竹坡石图》等等,都是纸本的力作。
现在有机构鉴定:黄公望《溪山雨意图》用的是桑皮纸,李衎的《墨竹图》、赵孟頫的《人骑图》用的是楮皮纸……由于鉴定数量有限,虽然目前没有确认元代存世的绘画中有青檀皮为原料的宣纸,不过可以肯定的是,宣纸的出现,对于“文人画”的发展有很大促进。元朝,是纸本绘画的大繁荣,绘于纸上的画作,已全面超过绢帛成为主流。
龚开的《中山出游图》 (局部)
龚开的《中山出游图》,就是绘于纸上的杰作,画面是钟馗及小妹乘舆出游的情景:钟馗环目虬须,回首视妹,目光中流露出无限爱怜。小妹端坐舆中,与使女皆以墨代脂粉涂于脸颈,奇趣横生,令人哑然失笑。在他们的后面,是一干形态各异的仆人和小鬼,鬼分男女,大都牛头马面、狰狞丑陋,肩挑包裹和酒坛等,蓬头垢面,欢呼雀跃。这一幅画,只用黑白,以白衬黑,以黑衬白,黑白连动,人物险中见奇,奇中见奇,将半人半鬼的世界,表现得妙趣横生。
最著名的纸本绘画,是黄公望的《富春山居图》。画这一幅作品之时,黄公望已年近八十,对于笔墨的理解和掌握,已臻炉火纯青地步,绘画的笔触极恭敬、极细致、极高远、极静谧。画家对于山水的虔诚,犹如欧洲中世纪绘画对于**教的虔诚。黄公望少年时极为聪慧,成年后,却一直碌碌无为,先是当了一个小官,还被卷入一场贿赂的案件。之后,黄公望寓居在富春江畔,对这里的地形、地貌、山峰、河流、田舍、树木、村庄等异常熟稔。一个偶然的机会,他结识到了赵孟頫,开始跟赵孟頫学画。晚年,黄公望皈依了全真道,以摆摊卜卦算命度日,一方面识人无数,洞察世态炎凉;另一方面,对于人生有着超乎寻常的感悟,对于山水和天命,也有着自己独特的认知。黄公望以清简静远的长卷方式来描绘富春山水,是经过深思熟虑的——长卷徐徐地展开,如同长焦镜头推移平拉:远山渺渺,近树苍苍,丘陵起伏,河流婉转,云烟掩映村舍,水波出没渔舟……景随人移,就像乘坐在河流中的小船上一样,两岸风景不断在眼前掠过。起伏连绵中,有一种音乐般的韵律——天上的浮云,河边的垂柳,树上的鸟鸣,水中的扁舟,全都在笔墨的缝隙中悠悠散发着空灵之声,洋溢着一派幽深、简远、旷达、超脱的境界。
风景到了极致之处,此岸即是彼岸,彼岸即是此岸;有限即是无限,无限即是有限,也难怪这一幅画,有着独特的时空意义。清代画家邹之麟称此作为“右军之兰亭也,圣而神矣”。
黄公望此时的笔墨已呈化境:用笔干净利落,无丝毫轻浮之气,用墨富于变化,没有丝毫杂乱。山峦用干笔皴擦,平林用横卧点子叶,峻崖低壑则采用纵线的披麻皴。在色彩渲染上,黄公望喜淡赭色来表达秋意,若明若暗笼罩于画中景物之上,在秋水之上形成明媚色调。
黄公望《富春山居图》(局部)
黄公望画《富春山居图》,用的是宋朝遗留下来的珍稀纸,这是黄公望的朋友“无用师”特地为他准备的。“无用师”约黄公望画《富春山居图》,为防止有人巧取豪夺,先要求黄公望在画上署上“无用师”的本号,以确定画的所有权。黄公望画《富春山居图》,“五日画一山,十日画一水”,如他在《写山水诀》中自述:“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之,分外有发生之意。”李日华在《六研斋笔记》中记录:“黄子久终日只在荒山乱石、丛木深筱中坐,意态忽忽,人莫测其所为,又每往泖中通海处,看激流轰浪,虽风雨骤至,水怪悲诧,亦不顾。”在这个过程当中,黄公望也穿插着进行其他创作——为倪瓒画了《江山胜览图》,也画了《九峰雪霁图》《剡溪访戴图》《天涯石壁图》《洞庭奇峰图》等。
六七年后,八十六岁的黄公望仙逝。后来,曾有无数人去过富春江,按图索骥黄公望笔下的山水。他们的感叹是,黄公望画中的富春江,比真实世界更有意境。
“元四家”之中,绘画技法和境界最高的,要数倪瓒。倪瓒画画,很少用绢帛,而是喜欢在纸上作画,对宣纸尤为熟稔。倪瓒的《安滕斋图》《渔庄秋霁图》《梧竹秀石图》《春山图》《竹石乔柯图》《幽涧寒松图》等等,都是纸本。倪瓒的画,笔墨素净得几乎透明,疏林坡岸中,寥寥数棵树,落落几块石,寂寂一榭亭,悠悠一河流。一切都是孤寂静默,不见云翳,也难见飞鸟;水中不见船帆,路上亦无行人。一切都是笔简意远,山不崇高,水不涓媚,若繁华落尽,只留一身寂寥。如果用四季来比喻的话,倪瓒的画,没有春的妍然,没有夏的繁荣,只有秋的萧瑟,以及冬天的幽寂。
倪瓒一生都在太湖一带度过,与秀丽清远的湖水浅山朝夕相伴。太湖离宣城不远,倪瓒想必来过宣城,甚至可能考察过宣纸的生产。一个毕生钟情于宣纸的画师,怎么会对宣纸不感兴趣呢?太湖一带,跟宣城差不多,都是些低矮平缓的丘陵,既缺乏北方山峦的雄阔气势,也没有黄山的奇谲和惊险。吴山点点愁,在烟波浩渺的太湖中,显得格外平淡温润。远眺冈峦逶迤平坡一抹,茅屋凉亭点缀其间,别有一番清幽旷远的情趣。山水景致对于倪瓒的影响,是潜移默化的,它慢慢渗透于倪瓒的内心之中,与他悲凉的心境、澄明的心性相融合,出人意料地产生了一种荒寒古寂、平淡自然的艺术境界。唐代画家张璪之所谓“外师造化,中得心源”,应该就是如此吧?倪瓒看起来倜傥风流,实际上心里满是悲苦和忧郁。四十岁后,他画山水,很少见人物,大多是空山空水,萧瑟旷寥,一片死寂。有时候画亭,亭中仍空空,无一人栖憩。有人问倪云林为什么不画人,回答是:“世上安得有人?”这一个直愣愣的反问,孤愤沉郁,尽显对人世的不满。
中国山水画,隋唐以来一直是“丈山尺树,豆人寸马”,人在山水中,显得无足轻重。宋朝山水画,更是人影缥缈,隐藏在万山丛中,这是人对于自然以及自然之“理”的敬畏和谦卑,人在自然面前,甘居渺小。从倪瓒起,这种做法变得更极端,画中难见人影,即使在山峦深处偶尔有一个人影,也是小如虫豸,淡若水波,虚缈得仿佛不存在似的。其中的原因,还是以为人渺小,对人世的失望,认为人不值得画,不配落在纯净的山水中。倪瓒有一首散曲《折桂令》写道:“天地间不见一个英雄,不见一个豪杰。”既然世间无英雄和豪杰,又何必在画中去描绘呢?
目中无人,自然心中无人;心中无人,自然画中无人。若是画面上出现一两个俗人,无疑会毁掉了一个清泠泠的世界。
倪瓒的画,乍一看,不是最抢眼的,有时候还略显平淡、逸笔草草、漫不经心,可是若仔细凝望,会发现画面极幽远,给人超然寂然之感,静穆得连一片叶子落地的声音都听得见。倪瓒的画,仿佛超然于世,带有一种“亘古的洁净”。
以《容膝斋图》为例:这一幅画,阐述的是陶渊明的《归去来兮辞》。诗中,有“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”的句子,意为屋子很小,只能容下一个膝盖,可是心很平静,有广远的想象。倪瓒以画表现隐逸的真谛,呈现一种复杂的生命思考,完美地呈现了“文人画”的倡导。“文人画”向来是画什么并不重要,如何画并不重要,最重要的是表现出绘画所蕴含的诗意和情怀。
倪瓒诗云:“白鸥飞处碧山明,思入云松第几层。能画大痴黄老子,与人无爱亦无憎。”倪瓒的诗也好,画也好,已有着很强的形而上哲思。空谷幽兰,自是不爱不憎之大境界。
《庄子》里说尧治理好天下之民,安定了海内之政,便去了姑射之山、汾水之阳拜见四位得道之士,窅然丧其天下焉。倪瓒笔下的山水,就是姑射的山水:山是残山,水是剩水,孤寂清冷如月亮上的世界。
“元四家”山水画,一反北宋山水画的暖意和世俗,给人以不食人间烟火的感觉。其中原因,最重要的,是汉族知识分子的境况变化,另一方面,书画工具由绢帛变成纸,尤其是宣纸,也是重要的原因。纸带来了绘画的变化,宣纸更能体现“文人画”的观念性。“元四家”中,王蒙的《青卞隐居图》《林泉清集图》《葛稚川移居图》《春山读书图》《丹山瀛海图》等,都是纸本。只有吴镇,有一定数量的绢帛作品。在纸上,书画更讲究笔墨的技术,也在慢慢形成一整套新的规范。纸的工艺越来越精细,这也为中国书画纸,尤其是宣纸的发展,奠定了一个良好的基础。因为绘于纸上,“元四家”的笔墨相较前人,更加丰富、细腻、灵动、随意。“元四家”中,倪瓒寂寞悲凉,黄公望淡雅沉静,王蒙郁然深秀,吴镇气象苍茫,都与隐逸在野的郁闷和哀怨有关。他们为什么都不喜用颜色?一方面,是纸的表现力更强,更适合黑白的表现;另一方面,心中已枯干,绚烂当黑白,笔下的山水,自是一片冷月枯寒。
主观和客观双方面的助力,使得中国绘画由青绿时代进入了水墨时代,“文人画”的特色,因而变得更加鲜明。
元时的钱选,也是值得一提的人物。钱选是一个很特殊的画家,他的花鸟画与南宋院体画区别不大,但是他的山水画则相反,极力排除南宋院体繁杂浮华的技巧,努力恢复唐代的绘画风格,偏重于典雅和华丽,偏重于对绘画着色。钱选在纸上所绘的《羲之观鹅图》和《贵妃上马图》,从题材到细节,无不充满复古意味。整个绘画色彩艳丽斑斓,画中树石的搭配,装饰性的色彩,明显借鉴了唐代的青绿风格,细腻与精微的画法,加上纸质材料特有的质感,看起来有无限的意味。有机构认定钱选《秋江待渡图》绘画材料为宣纸,这一幅画延续了唐代盛行的青绿山水画法,画出了人生的漂泊感觉——秋水长天,对岸在夕阳西下中间满布虹霓,那水,那山,那林,那远方的寺院,一切都缥缈如仙境。一叶小舟在江面上游弋,人在这边岸的树下,引颈独立眺望。船行徐徐,人焦急地等待着,流水和时光融在一起。
钱选《秋江待渡图》(局部)
秋江待渡,一直是文人画中一个永恒的主题,寒林野渡,霜冷沙洲,溪山阔远,江水渺茫。如此荒寒萧疏的意境,是有着大寓意的——在这个世界上,人人都是等待摆渡到彼岸的人,此岸悲苦,彼岸邈远,那就等船吧。“文人画”也好,其他艺术也好,都有一叶扁舟的意义。
元朝的画家,人格境界都很高,表现在绘画上,有浓郁的士大夫气,也有浓郁的生命觉醒意识。除了赵孟頫和“元四家”外,元朝突出的画家作品还有张渥的《九歌图》、朱德润的《林下鸣琴图》等。王冕画梅,也是如此。宋人画梅,以画出疏影横斜、暗香浮动的意蕴为佳,往往以简洁的枝条和疏落的花朵,表达出孤冷清傲的君子气质,可是王冕却超越定式,别出心裁地以虬枝缀以万花,不加颜色,孤傲奇崛,苍凉至简,迎风长啸,以黑白对比画出了梅花的灵魂。清初“扬州八怪”的金农,更进一步,以为梅花的绽放,是找到了最好的自己,有觉悟的芬芳,故称梅花为“明月前身”。月光转世投胎,变成香气不绝的蜡梅,这一个意象通透而禅意,有大觉悟情怀。中国君子文化对梅花的移情,有了更为丰沛的表现。可以说,这一个时代绘画的满纸之上,都是高蹈士大夫精神的芳香。
赵孟頫曾问钱选:“绘画之道,何以称士气?”钱选答:“如隶书。”钱选所言的隶书,指的是与宋代帖学大相径庭的古隶,没有严格的章法限制,表现得饱满、生动、真实,较之宋人法书中强调的提按、使转、行气等笔法,取势平实,笔致天然,结构宽博,不假雕饰。“文人画”意在古风,追寻的是傲然兀立的“士大夫精神”。
元朝,是中国“文人画”化蛹为蝶的时代。在这个过程中,以宣纸为代表的书画纸张的出现,起到了重要的助力作用。虽然历史过于空蒙,诸多事情记载不详,一些画作的纸张来源也难以鉴定,不过可以肯定的是,“文人画”的风格,以及“文人画”倡导的观念和意蕴,与宣纸的特质,是高度吻合的。正是宣纸,助力了“文人画”的浪漫特质,也助力了“文人画”飞翔,像一片云一样,出现在传统士大夫的精神世界里。正是宣纸的鬼斧神工,让文人士大夫心中的“块垒”,得到了笔走龙蛇、墨惊雷电般的释放,由此生发的明快的构图、洒脱的笔墨、金石的韵味、深沉而悠远的情感,奔放恣意的个性,将写意中国画推向了最高境界,获取了诗的内涵、哲学的思辨以及宗教的意蕴。
宣纸上的明朝
绘画“纸的时代”,终于在明朝真正到来。从这个时代起,大多书画作品,已由绢帛迁于纸上。和绘画材料一同改变的,还有明朝的绘画风格。明初之时,受出身和审美限制,皇帝、大臣和达官贵人们,对于元代书画高蹈、内敛、含蓄、冷峻,带有明显个人哀愁情绪的风格很不以为然,更喜欢气势磅礴、元气饱满的作品,也喜欢作品中蕴含的生活气息。以戴进为代表的浙派绘画乘势而起,更重视日常景象,更注重具体传说故事的演绎。这种相对较为“接地气”的绘画,一度占据了画坛的主流。可是随着时光的推逝,浙派画风过于刻露张扬的风格,与江南文化气息不尽符合,也有悖儒家崇尚淡泊理性的中庸之道。以“吴门画派”为代表“文人画”卷土重来,它们温婉的气质,暗合传统儒家思想,重新占据社会主流。这也没有办法,毕竟社会的审美主要由士人的兴趣爱好左右,精英不能创造历史,却可以在一定程度上左右社会的审美价值取向。
明代文化艺术繁荣,主要是在中期之后。王阳明“心学”的崛起和传播,让社会思潮相对变得宽松;东南经济的发展,让社会环境变得宽松,也为书画艺术提供了繁荣的市场环境。诸多知识人,寻觅到另类生活法则,从传统“学而优则仕”中退出,不仅热衷于琴、棋、书、画,还热衷于钟鼎、古玩、园林、花木、茶酒等。这些人逍遥地生活,既生活艺术化,也艺术生活化。与魏晋时候的“竹林七贤”相比,晚明人更为全身心地投入到世俗生活和艺术创作当中,少了压抑、狂狷和悲怆,多的是自在、自由和怡然自得。很多明朝士人,生活得有滋有味,吃得好喝得好,诗歌、游记写得好,山水画也画得好。
跟“元四家”一脉相承的是“明四家”。“明四家”又称“吴门四家”,指的是四位著名的明代画家:沈周、文徵明、唐寅和仇英。沈周年纪较长,在绘画上上追北宋的董源、巨然,下追元朝的黄公望、王蒙,功力极强,在人物、山水、花鸟、界画上兼有建树,论画的才气、贵气、逸气和大气,后来者也很难比肩。也因此,沈周开一代风气之先,成为“明四家”的领军人物,实是众望所归。四人之中,江湖名气最大、最受时人追捧的,是才子唐寅。唐寅诗文书画俱佳,最喜欢在宣纸上画花鸟,画山水,也画仕女。唐寅以书法入画,以写代描,笔墨疏简,行走洒脱,具有秀逸爽放、天然无饰的特点。风格上既有精致典雅、古雅浑厚、安静闲适的一面,也有率性洒脱、狂放不羁、刻峭壮拔的一面。如此风格,跟个性有关,也跟唐寅的生活状态有关——既然是卖画,客户喜欢什么样的,就为他画什么。在繁复多样的创造中,更显深厚的功力和才气。唐寅的画作,无论是仕女图《孟蜀宫妓图》《秋风纨扇图》《陶谷赠词图》,还是山水图《山路松声图》,或者是花鸟画《枯槎鸲鹆图》等,都有着天朗气清、惠风和畅的特点。
《孟蜀宫妓图》
唐寅最擅长也是名气最大的仍是仕女画。唐寅甚至堪称中国历史上仕女画得最好的人。唐寅仕女画,以细劲清浅的线条勾勒人物妖娆的姿态,用鲜亮的色彩来表现女人迷人的面容和肤色。他笔下的女子,束发高髻,楚楚动人,清丽婉转,顾盼生辉,有风尘气,也有狐媚之气。美人在骨不在皮,唐寅的笔触,纤细而性感,能画出骨髓里的灵魂。唐寅是性情中人,在很多时候,他就像大观园中的贾宝玉一样,***、懂女人、钟情女人、怜惜女人;在另一些时候,他又像《聊斋志异》里的倜傥书生一样,豢养着一群狐妖,也欣赏着她们的妖魅。
唐寅绝大部分作品都绘于纸上,以纸作画,唐寅的笔意更趋于空灵,将笔墨与宣纸的和谐,发挥到了极致。唐寅为什么喜欢纸?可能还是喜欢纸上的那一抹自由和天然。唐寅是懂纸的,懂得各种各样的纸的特性,也懂得宣纸。纸上数行字,空中几朵云;笔墨是扁舟,宣纸为汪洋。有这叶轻舟在脚下,可以滑进更广阔的娑婆世界,也可以滑入更幽远的极乐世界。
与唐寅的聪明早慧不一样,同龄的另一个才子书画家文徵明,属于大器晚成风格。文徵明诗文书画的成就,不在唐寅之下。他能青绿,亦能水墨;能工笔,亦能写意;山水、人物、花卉、兰竹等无一不工。文徵明几乎所有的作品,都是画于纸上的,尺幅都很大,每一幅都画得极其用心。他的作品风格各异,《湘君湘夫人图》至简,画中人物,轻盈脱俗,飘飘欲仙,衣纹作高古游丝描,细致而流畅。画中三分之一地方,抄录屈原的《九歌》,堪称书画一体的典范。《兰亭修禊图》是文徵明青绿设色画的代表作,以兼工带写的手法,勾勒了兰亭曲水蜿蜒、茂林修竹的场景,在金笺纸底子的衬托下,呈现一种高贵典雅的美。
《中庭步月图》
另一幅绘于纸上的《中庭步月图》,非常具有代表性:以画带书,以书带画,以性灵感觉入笔墨,集中体现了明朝文人画的精髓。下方为图,生动地描绘出月华下的景致,一干人在庭院里把酒后赏月话旧,言谈相欢。月华如水,流影碎地,一切变得熟悉又陌生。上方为自题的诗文,中心意思是感觉到这么多年来,自己沉湎于虚与委蛇的应景,让忙碌的生活,剥蚀了生命的灵觉,如今,在这个静谧的夜晚,在明澈的月光下,在微醺之后的心灵敏感中,在老友相会的激动中,在往事依依的回忆中,终于唤醒了自己,忽然觉得自己往日的忙碌和追求原不过是一场戏,那种喧闹的人生原不过是虚幻的影子……这一幅《中庭步月图》,就像是一幅书画版的《兰亭集序》,萧疏清雅,旷达静远。整幅作品,画好,书好,文好,境界高,堪称“文人画”的典范作品。
至于《寒林钟馗图》,是文徵明难得的粗笔画,作者以质朴的笔触,描绘了一片枯梢老槎,自如有致,苍劲高古,充分体现了文徵明高超的笔墨功夫。尤其在虚与实的处理上,以笔墨的浓淡去表现纵深的山景、朦胧的云雾、荒寒的山林,的确有着过人之处。文徵明深谙纸张和笔墨的妙处,能将书画纸的功效发挥到极致。
文徵明画画,用的是什么纸?尚未有明确鉴定结论,不过诸多作品用宣纸的可能性极大。那个时候,皖南一带制造的宣纸已大批销售到东南各地,成为文人们异常喜爱的书画纸。明人沈德符《飞凫语略》中记曰:“泾县纸,粘之斋壁,阅岁亦堪入用。以灰气且尽,不复沁墨。往时吴中文、沈诸公又喜用。”文中透露的是文徵明、沈周等吴门画家,都喜欢用泾县纸,也就是宣纸作画。明人袁宏道追慕白居易、苏轼二公之风,在《识伯修遗墨后》中写道:“每下直,辄焚香**,命小奴伸纸,书二公闲适诗,或小文,或诗余一二幅。”文中所指的纸,应是宣纸。
文徵明之后,让“文人画”风格得到极大拓展的,应是徐渭。徐渭一生,可以用“一生坎坷,二兄早亡,三次结婚,四处帮闲,五车学富,六亲皆散,七年冤狱,八试不第,九番**,十分修仙”来归纳。徐渭是一个“全能型”的才子,不仅在诗文书画上,在戏剧上,也有不凡成就。他的画,满纸都是奇气、豪气、逸气,笔简意赅,纵横奔放,不拘小节;多用泼墨,很少着色,虚实相生,酣畅淋漓。徐渭喜欢用笔将墨汁泼洒在纸上,再用毛笔涂抹,以墨色相互渗化的方式,创造泼墨花鸟画的大写意技法。在很多时候,徐渭置笔墨的和谐于不顾,追求笔法强烈的速度感和撕裂感。他的画,可以看出暴、怒、枯、倔的情绪,可以看出反叛的决绝,更可以看出生机盎然。以徐渭的泼墨作品,与南宋梁楷的《泼墨仙人图》相比,便可以看出,徐渭的笔法更大胆,也更自由——梁楷画中,有“禅”;徐渭画中,尽是“狂禅”。
“公安派”的代表人物袁宏道曾对徐渭有评价,极精彩极妥帖,可以形容他的诗和画:
文长既已不得志于有司,遂乃放浪曲蘖,恣情山水……其所见山奔海立……如寡妇之夜泣,羁人之寒起。当其放意,平畴千里;偶尔幽峭,鬼语秋坟。
徐渭的“狂禅”,是反叛,也是悲伤,为生命、爱和美的消逝而啜泣,酣畅淋漓地宣泄内心的悲伤和痛苦。另一方面,还有“寻道”成分,以“墨戏”不带功利地表达内心的纯粹和本真。在书画中,尽得生命之三昧。中国书画,乃至中国艺术,具有强大撕裂感的很少,徐渭就是少有的一个。因为有着极强的撕裂情绪,以及一意孤行的叛逆,徐渭被后来人称为“中国的梵高”。徐渭的画,对于温文尔雅的“文人画”,是一个有力的拓展。
明中期之后,由于东南一带变得富庶和自由,整体社会风气趋向于雅致、清丽、简洁和优游,画风和文风也随之而起。这当中的集大成者,当属董其昌。董其昌在书画上的成就和地位,有些等同于元时的赵孟頫,他不仅书画创作突出,对于相关理论,也有系统的思考和倡导,对于之前宋朝的“文人画”,也不放在眼中,以为苏轼用墨过于浓丽,就像“墨猪”一样难看。他追求平淡天真,讲究笔致墨韵,要求层次分明、拙中带秀、清隽雅逸。有人以为,清初的“四王”也好,“四僧”也好,都出自董其昌,或者得其“法”,或者得其“道”,这应该看作是对董其昌的最高评价了。
董其昌最重要的作品,是八景山水纸册页,为仿倪云林之作,以诗配画,尤为和谐雅致。后人将之与杜甫的《秋兴八首》相类比,以示这一组作品之出类拔萃。在这一组画中,董其昌尤其讲究纸与墨的和谐,浓淡相宜,干湿合拍,创造了一个意境深邃、韵味无穷的江南秋景。整幅画不炫异矜奇,不过分矫揉,却见一派真气横溢流淌,漫延纸上。
《高逸图》
董其昌的代表作是晚年所作的《高逸图》。这一幅画,后世公认是“养心之作”,可以一窥董其昌晚年历经劫乱后的苍凉心绪。作品仍是仿倪氏笔墨技法:湖滨两岸的浅坡及山丘皆以干笔淡墨施以折带皴,行笔以侧锋为主,笔墨苍逸,满纸之上,一片萧散简远。又非简单地仿古,近岸数株盘曲虬结的古木,不仅是连接两岸的桥梁,填补了湖面的大片空白,更在画面中起到了点睛的作用,它们欹侧的走势以及相互之间纠结牵引的姿态,让冷寂空阔的景色有了一点暖意。如此用心别致,也是一种心境吧,一种晚年的心境,苍凉中,带有某种坚韧和固守。
董其昌的画,师承黄公望,有一种空明感、莽远感、幽深感,山水优游于紧松、聚散之间,看起来弱,其实有内在的骨力;看起来散,其实有内在牵连;看起来缠绵,却有着潇洒和沉着;看起来浅淡,其实有无限意蕴。《画史会要》中评价董其昌:“山水树石,烟云流润,神气俱足,而出于儒雅之笔,风流蕴藉,为本朝第一。”
董其昌高超的绘画技巧,跟深厚功力有关,跟绘画主张有关,也跟选择的纸张有关。董其昌绘画的题材,都是疏淡浑化、朦胧秀润的江南风景,如此这般的追求和倡导,就纸张表现来说,细腻、淡雅、洁白的宣纸无疑是最好的选择。董其昌画画,喜欢在上面加一些矾,随后提笔滑行,线条淡远、浮飘又雅致。这一种书画的风格,意蕴无穷,风致旷远,既有外在,也有内在,跟宣纸的属性也更加吻合。如果没有宣纸,董其昌会很难展示他的用心良苦。
明末首屈一指的大画家,要算陈洪绶,也称陈老莲。清人打到杭州之时,陈洪绶选择了出家,以参禅作画的方式,打发寂寥的时光,安抚落寞的心灵。在很多时候,陈洪绶的生命时光变得无生无死,活着就是死亡,活着就是绘画。了解了陈洪绶的生存状态和绘画动机,便可以理解陈洪绶绘画中寂寥和孤独的风格,也可以明白绘画背后那种超脱于一切生命和现实之上的单纯与空明。
陈洪绶跟徐渭一样,拓展了“文人画”的边际。虽然跟徐渭相差近八十载,可同样堪称“神鬼之才”。陈洪绶的风格与徐渭看起来截然不同,呈现出一阴一阳、一静一动、一张一弛的区别,可是他们在灵魂上,却以不拘一格的创造,呈现出某种相似、和谐和默契。陈洪绶擅长人物、花鸟、山水,尤以人物、肖像画声名最盛。陈洪绶的花鸟画,注重造型,运笔圆润,着色古雅,尽显花鸟虫草之生趣。追其脉络,似乎有两个来源,一是来自宋代画院的工笔重彩,勾勒精细,二是受徐渭大写意花鸟画的影响,渗以水墨,用笔洒脱灵动,兼工带写。他的山水画,笔法苍老润洁,树干殊形异状,倚斜交错;山石多用水墨皴染,层次分明;又以细线勾画浮云、流水。在画面效果上,极富有装饰效果,更宜为人们所接受。
明代中后期的人物画,多效法吴门,绮丽细腻,柔靡清浅。画中女子多为细眉小眼、弱不禁风,千人一面,难有生气。陈洪绶的画,不趋时流,独辟蹊径,色彩幽深,构图简幽,有高古之气息。看他的画,就像置身遥远的远古,佛魔不分,神鬼不分,满眼都是莽古的怪石、万岁的枯藤、鬼魅的人物,恍惚之中,不知是人世,还是地狱。陈洪绶画人物,喜欢用长长的毛笔勾勒清长婉转的线条,如三代鼎孽,也像从魔界中走出的人物,奇古、诡异、别致、幽默,有魑魅之气,有梦幻之韵,如庄子所描述的“畸人”。至于他笔下的女子,更是一个个如成了精的千年老妖,水蛇细腰,骨相变形,虽不标致和性感,却有着无限内容。陈洪绶为什么这样画?是太了解传统女性了——中国传统女性,一直受魔境般的道德环境压迫摧残,比较起男人,更为坚韧,更有慧根,也更为神秘。
晚明诸多画家,如唐寅、祝枝山、文徵明、董其昌、陈洪绶等,都热衷于画仕女,为什么?是对道德压制的不满,更是对自由的追寻。晚明出现大量仕女图,甚至出现大量“春宫画”,有刻意叛逆的意味,有追求性灵的自由,甚至有文艺复兴的曙光意味。
都说陈洪绶最突出的风格是高古,如司空图《二十四诗品·高古》所云:“畸人乘真,手把芙蓉。泛彼浩劫,窅然空踪。月出东斗,好风相从。太华夜碧,人闻清钟。”这一段话,说的是一个身历人间浩劫之人,在清风明月之夜,居于太华之巅,默然听远处传来的山寺钟声。一切都静穆无声,沧海莽莽,山峦峨嵯,时间永恒,世界不老。陈洪绶的画,极得“高古”之精髓——他画中的人物就是这样,青山不老,绿水长流,芭蕉叶大栀子肥,人物如巨石般不朽。一切是那样的迷离,冬去春来,花开花落,月亮升起又落下。
陈洪绶的高古,不是高出世表,不及人事,也不是以古来排斥今世,不近人情;他是努力超越时间和观念,以一种地老天荒的方式,无欲无求,聆听和感知世界的永恒和渊静。
陈洪绶的画,还往往有着“点睛”之笔:在万物寂寥的空间之中,有一两点清泠泠的颜色一跃而起,比如案台上一朵鲜艳的梅,款款走来的佳人胸前的一柄蓝色的绢扇,江湖好汉耳鬓的一朵野花……这不经意的小美,像岑寂幽静的深潭,突然地落入一颗石子,给人以石破天惊之感。也如满山冈的绿树藤蔓之中,突然有一株映山红开放,“砰”的一声,炸醒了整个世界。
如此反差,就是陈洪绶的“老莲”,也是他的禅心和禅意。古井之中,突然映入月光,顿觉生机盎然,到处是一片碎碎念想。这一个意象,就是画面之“莲”花盛开,也是“道”之绽放,是万年不破的“理”,更是觉悟之后的“不了情”。陈洪绶所有的高古,都是为了映现这一个“老莲”的鲜活——在永恒寂寞的世界里,一切都不以物喜,一切都不以己悲。可是却有人会拈花微笑,打破所有的沉寂,也撞破沉静的时空——这一个晚年“趋事惟花事,留心只佛心”的人,就是这样一个拈花而笑的觉者。
清人张庚评价陈洪绶云:“力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖三百年无此笔墨也。”陈洪绶的人物画,以人物来表现深沉的生命思考,有理性,有感性,有生命,内蕴极深厚,为人物画洞开了一条隧道。
宣纸如水,好的画家,都是以笔为苇,想着渡过彼岸的人。人以艺术为追求,其实是渴望连接虚空背后的幽深和旷渺。艺术就是一叶扁舟,它不仅仅只是安抚人心的作用,你可以借助它,洗心成镜,捻思成线,感受彼岸的星光照射。陈洪绶显然做到了,在苍茫的水面之上,他一直是一个摆渡人。
晚明,是一个华美、自由、动荡、悲壮的时代。除了诸多才华横溢的书画家横空出世外,还有一长串让人振聋发聩的名字:张苍水、刘宗周、黄宗羲、顾炎武、王夫之、方以智、钱谦益、文震亨、汤显祖、张岱、郑若庸、梁辰鱼、张凤翼、王世贞、陆采、汪廷讷、冒襄、戴名世、李渔、尤侗、吴梅村……当文化人遇见晚明,如孙猴子去了花果山,开始了一段花团锦簇的生活,佛心自生,妖孽自成,随后,是更加地动山摇的巨变。那是一个大起大伏的时代,先是和风细雨,随后又暴风骤雨,在经历了山呼海啸般的变化之后,诸多士人通体透亮,至情至性地散发着夺目的光泽,在风云变幻中演绎出一串串色彩斑斓的生命传奇。
宣纸上的前清
清朝初年,政治和社会生态严酷,文化上也一片喧嚣,散发着呛人的硝烟。在绘画上,有庙堂的“四王”,也有民间的“四僧”。“四王”,指的是王时敏、王鉴、王翚、王原祁,都是来自南方的宫廷画师,笔墨功夫和艺术修养圆熟老辣:王时敏苍古劲拔,王鉴沉雄古逸,王翚秀润沉着,王原祁淳朴古拙。至于“四僧”,指明末清初四个出家为僧的画家,分别是:原济(石涛)、朱耷(八大山人)、髡残(石溪)和渐江(弘仁)。四人之中,石涛奇肆超逸,八大简略精练,髡残苍左淳雅,弘仁高简幽疏。
“四王”和“四僧”,不仅是两种风格,更是两个阵营:“四王”在朝,“四僧”在野;“四王”是正统,“四僧”非主流;“四王”延续传统,“四僧”别出心裁……“四王”在技法上无可挑剔,可“四僧”的画更有张力,也更有创新;一方面彰显中国传统士大夫风骨,另一方面,更注重于个性和性灵的抒发。两者相比,“四僧”更像冷寂沉闷空间里闪烁的光亮,如晴空之霹雳,如严寒之蜡梅,具有非同凡响的历史意义和美学意义。
“四僧”的活动足迹基本都在江南,与黄山脚下的这一片土地,也有着密切的联系。“四僧”的绘画,更像是灵秀的江南文化,以清澈如水的力量和智慧,以生活本身的随意和自然,消解和抵抗来自北方粗鲁、呆板、严酷的力量。从纸张的角度来说,“四僧”与宣纸,更有着不可割舍的联系,他们的画,大多落于宣纸上。可以说,在”四僧“绘画艺术行进的过程中,宣纸起到了很大的作用,将本身具有的诗意和魅力,渗入其中,助力绘画进行探索和飞翔。
“四僧”之中,具有华美光泽的,要数八大山人。八大山人的诸多画作,看起来很是简单,只有一荷一鱼一鸟一树,姿态奇怪,笔触苍凉。那些频繁兀立于宣纸之上的孤鸟、孤鸡、孤树,以及孤独的菡萏、小花、小舟等,都无所依赖,茕茕孑立,形影相吊。如此方式,看起来怪异,其实不难理解——鸟的状态,就是人的状态;树的状态,就是人的状态。在八大山人笔下,荷、鱼、鸟、树都不是安谧的,也不是恬淡的。它们的眼中也好,身体也好,满是愤怒和漠然,也是鄙视和孤绝。愤怒,是失去江山的抵牾;漠然,是对心灰意冷的麻木;鄙视,是对众人低劣的态度;孤绝,是失去了所有的希望,跌入“千山鸟飞绝,万径人踪灭”之灰凉心境。
八大山人为什么会这样?此中无他,多为家恨国仇;另一方面,有关于人生的根本问题,也苦苦缠绕着他,让他难以解脱。八大山人似乎很喜欢画鱼,在那幅《鱼石图》中,石头是呆板的,几近于死石;鱼是翻白眼的,几近于死鱼;墨色是混浊的,几近于死墨。仔细看“鱼”的眼睛,白中有黑,透出坚定,透出凶狠,冷峻而愤怒地冷眼相看世界。“鱼”者,“余”也,“鱼”其实就是“我”。如此画面,正代表了八大山人的内心世界。在八大山人笔下,无论是鱼也好,鸭也好,鸟也好,经常都有一副人的表情,孤独愤怒,白眼向天,倔强执拗。老子就是要唯我独尊,反其道而行之,弃所有的笔法于不顾,就用拙劣的死墨堆积在纸上;或者,用猫睡图来象征——八大山人晚年画过很多幅“猫石图”,猫都做睡状,眯着眼,甚至在高高的山上,猫也是睡着的——去他的风云变幻,一切跟我无关,老子就是要睡觉!
八大山人还喜欢画石。石头,是“无明”和“混沌”的典型状态。八大山人喜欢石,是因为向往石头的状态,也痴迷石头的状态。他是想麻痹自己,也蒙昧自己,让自己变成石头,可是人怎么能变成石头呢?越是这样,反而变得越来越清醒……如此状态,只好“哭之”“笑之”,他有时候哭,有时候笑,哭着哭着就笑了,笑着笑着又哭了。八大山人后来终于明白了,其实哭与笑之间,从本质上是难以分开的,在深层次里,哭与笑如出一辙,都是人的本心在作祟。也因此,八大山人将他的题款“八大”二字,写得既像“哭”字,又像“笑”字,所以“八大山人”既是“哭之”,也是“笑之”。
八大山人的好,在于笔墨,也在于留白。笔墨是“有”,留白是“无”。八大山人的画,是真正的“无中生有”,是大片大片的留白,只有一朵花、一枝荷、一羽鸟、一棵树点缀其上,在“空白”中看到无限的可能。
八大山人的画,有美和自由的一面,也有神秘和古怪的一面,有的甚至荒诞不经,有的又肃然惊悚,这也是一种“狂禅”吧,跟徐渭不一样的“狂禅”——徐渭的一切,是本性的,是不自觉的;八大山人呢,却是逐步的修炼的,是自觉的……以中国文化的脉络来观之,八大山人之人格,其实是儒释道的融通。在他的精神世界里,既有儒家“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的“大丈夫”思想,也有道家逍遥离遁的追求,更有佛家“空”与“无”的境界。八大山人是一个有大智慧的人,他觉悟后的画,就像《金刚经》一样,荡尽人间的风烟,剥落世界的浮华,直接切入生命的本质。在人生的道路中,八大山人最终以笔墨纸砚造就了自渡的小舢,完成了对彼岸的皈依,将世界的诸多相悖之处,和谐地融合在一起。
八大山人的孤美雄奇,与禅宗有关。禅宗说,“天上天下,唯我独尊”,与杜诗的“会当临绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。八大山人晚年的作品,有一种“独大”的视角和姿态,不是尼采式的超人哲学,而是捍卫生命的尊严,寻找跃入云端的崇高和单纯。
八大山人的《河上花图卷》就是一幅精彩的宣纸作品,笔触奔放,墨色苍莽,画面气势磅礴,跌宕起伏。远观之时,整幅作品像是画在瓷器上似的,有一种通亮、润泽的感觉。宣纸良好的洇墨性,同画家的艺术表现力结合得非常完美,将墨色的虚、实、浓、淡处理得恰到好处。近看之时,点、染、皴、擦的技术手法运用得娴熟灵活,墨色透出微妙的变化,又不觉得画面简单。无比单纯的宣纸,与无比丰富的笔墨,相拥着一起舞蹈,如痴如醉、天衣无缝、合而为一。
清 朱耷 秋山图轴 182.8×49.3 cm 上海博物馆藏
至于八大山人的书法,跟他的绘画完全是一个整体,“写字如画画,画画如写字”,中间没有间隔。八大山人有一幅《秋山图》,画的是山水,可是笔墨功夫世间一流,史上一流。八大山人的书法,壮年时是精微,晚年时已超越精微,到达了大自在的境界。
与八大山人具有相近思想的,也有相同遭遇的,还有渐江。八大山人苦,渐江也苦。八大山人的苦,是逃离不了的身世;渐江的苦,是逃离不了境况的苦。八大山人的苦,是为解脱;渐江的苦,是为摆脱。渐江出生在黄山脚下的徽州,年轻时揭竿而起走向外部世界进行抗争,可是最终却回到黄山脚下,一边参禅向佛,一边以绘画的方式,表达自己的寂寥、孤独和无助,最终还是在江南的宣纸之上,找到了自己的终老之地。
渐江最为崇尚的画家,是元代的倪瓒、黄公望,那种自由淡远的风格,是渐江最为羡慕的。可人与人是不一样的,倪瓒的幽深、幽寂、幽远、幽秀,是渐江所缺乏的。渐江知道,笔墨只是紧贴山水实景的描绘,要表达山水的韵律,必须回归内心,深研古代**的表达方式。与髡残的苍古深密、八大山人的高古奇崛、石涛的**奔放形成鲜明对照的是,渐江自始至终地保持自己孤迥、冷逸、瘦硬的画风,不为其动,不改初衷。渐江很少用粗笔浓墨,多是枯笔精细,于空灵中显充实,于静谧中寓深秀,结构出一派纯净、幽旷而又峻逸的意境。渐江的画,没有大片水墨、没有流动的线条、没有反复的皴染,而是在折铁弯金似的勾勒中,蕴含着无限的蓬松虚灵。渐江笔下所有的山石,都是高耸的,都呈几何体形状,执拗,瘦硬,石多树少,偶尔在山头上画一棵倒悬的孤松,孤独,奇崛,仿佛悬崖积雪,也如寒鸦鸣叫。在《始信峰图》中,所有的景致都很突兀:前景左侧,有一块巨石横亘于前;右侧有一条隐秘的小径,来历不明;山体中间偏上的位置,有一座空空的凉亭……渐江笔下的山水,就是这样跟现实世界迥异,寂寞而寒冷,仿佛滴水成冰。
渐江的一生,既不像八大山人那样苦心经营寺院,专心向禅;也不像石涛那样自称“臣僧”,看重成功。他的全部生活,就是闲云野鹤、挂瓢曳杖、芒鞋羁旅,或**空潭,或孤啸危岫……在生命的最后几年,渐江又回到歙县,住进了县城边上的太平兴国寺,一直到最后圆寂。这期间,好友程邃曾劝他还俗,被他坚决地拒绝了。圆寂之前,渐江立下遗嘱,让老友在其灵塔前多种梅花,曰:“清香万斛,濯魄冰壶,何必返魂香也。他生异世,庶不蒸芝涌醴以媚人谄口,其此哉!”看得出来,渐江一直向往梅花的高洁,他希望自己的灵魂,像梅花一样香气迷漫。
就像他自己在《画偈》中所描写的,如晚秋的远树孤亭,落日薄山,归鸟已尽,而一溪寒月,却默默地照着渔夫的小舟。他超脱于世俗的烦忧之外,也遁于繁荣的自然之外,一切都是“空山无人,水流花开”,一切都是“云山苍苍,烟水茫茫”,一切都是“踏雪入山,寻梅出屋”。渐江的画,给人们的印象是超脱于传统,又执着于造化;超脱于物,又执着于心;超脱于颜色,又执着于风骨;超脱于繁缛,又执着于简淡;超脱于雄浑,又执着于清奇;超脱于豪情,又执着于冷静……此等境界,何人能及?
从风格上来说,渐江的绘画,旷迥、清雅、枯淡、瘦峭、深邃、冷僻,不是中庸的,也不是温润的,甚至不是寂寞的,它极端又显刚性,是一种少见的瘦硬之美。渐江将自己所有的生命,都投射到自己的画中去了。从境界上说,渐江的画,不是禅宗所说“见山还是山,见水还是水”的第三重境界,在很多时候,他仍固执地坚守着第二重境界不肯改变。比较起倪瓒,渐江的画显得更孤高、更冷寂,却无倪瓒的幽深、幽寂、幽远和幽秀。此中无他,还是因为渐江对积淤心中的悲伤、怨恨和愤懑不肯放弃。
渐江的画,几乎都画于宣纸之上。纸上世界,就是他的心灵世界。他的愤懑和坚硬,与柔和淡雅的宣纸相比,就像是两个世界。可是作为载体的宣纸,默默地承受着这一切,与笔墨一道,圆满地完成了表达。
跟宣城有着密切交接的,还有石涛。从题材的多样性、名气和综合成就来说,石涛应是“四僧”之中最为显赫的。石涛的本名,叫朱若极,是明太祖朱元璋的后代。传说崇祯死后,石涛的父亲死于南明的内斗之中,襁褓中的石涛,被家仆抢救出来,藏在寺庙中。十岁时,石涛来到武昌,寄居于一座寺庙,开始读书绘画;二十三岁,由武昌东下,上庐山,游江浙。康熙五年( 1666年),二十五岁的石涛来到宣城,先后驻足敬亭山的广教寺、金露寺、闲云庵等寺庙,与当地的大画家梅清交往笃深,亦师亦友。石涛在宣城所待的十五年,不仅以天地为师,以黄山为师,还经常去徽州和宣城各地,赏玩诸多大户的藏品。皖南是徽商和宣商故里,有很多大户有珍稀书画收藏。石涛在宣城时,遍交各地大户,见识了诸多藏于民间的宝物,心性得到显著提高。
来宣城的第二年,石涛去了黄山,这也是石涛与黄山首次结缘。回宣城后,石涛在宣纸上画了一幅《黄山图》,在题跋中尽情抒怀:黄山,真是无比神奇,我一定要使黄山成为我的老师,我也会成为黄山的朋友。此后,石涛又连续三次攀登黄山。梅清受到感染,也两次漫游黄山,画了《黄山十六景册》等画作。康熙十七年(1678年)夏,也就是三十七岁那一年,石涛应钟山西天道院之邀到达南京。这时候的石涛,在绘画艺术上已臻成熟,他一出手,整个江南绘画界为之侧目。
与其他“三僧”不一样的是,石涛虽是一个出家人,可佛教只是他的一个背景。他的行为和思想,更接近于“天行健,君子以自强不息”,充满着生命的热情,充满着蓬勃旺盛的创造精神,甚至充满着“狂禅之风”。虽然石涛的画,各时期有不同的风格,不过在整体上,看不出自“元四家”起优雅、渊深、宁静和细致的风格,在很多时候显得粗犷和躁动,经常有“万点恶墨”的恣肆飞舞和苍莽狂乱。这些,并不是功力修为,而是石涛有意为之。如果说历史的本质是不断轮回的话,那么,绘画似乎也是如此动静转化——静的时间长了,动的力量呈现了;动的时间长了,静的主张又重新进行颠覆;雅致到极致了,粗鲁而蓬勃的力量必定出现……随后,又归于新一轮的恬静和安宁。这一点,就像早先的唐画和宋画——因为唐画的绚烂、热烈、张扬,宋画才转而走向素简、幽秘、内省。这些,也算是一种物极必反吧?也可以视为一种转化,与“螺旋性上升”的哲学原理相吻合。石涛的画,就是这样,相对于“古风”,它更有“革命”性的创造意义——不追求宋元以来山水画高远苍莽、万古如斯的崇高感,而是尽情展示和抒发自己的生命能量,不忸怩作态,不刻意矫饰,竭力表现世界万物蓬勃活力,极具张力,更具有人间烟火气。从技法上说,石涛的画,不及宋元以来细致,也不及宋元以来安谧,线条是粗的,墨痕是大的,画面也有些乱,可是从他的画中,可以看到充沛的感情,看到奔放的情绪,看到人心的真挚,看到狂放的力量。石涛画黄山,画莲花峰,一改往日画家们的雄奇或静谧,只是画一座山如莲花在茫茫云海中浮荡。这一个形象,是他意念中的莲花峰,也是他心目中的莲花峰。
石涛的艺术风格,跟他的个性有关,跟他的少年成名有关,更与他的不甘寂寞有关。清“四僧”中,石涛的年纪最小,元气也最为茁壮。“文人画”自元代起,倪瓒、黄公望渊静幽远的山水,一直成为后世楷模,影响巨大。之后,吴门后学一味追求静气,致使绘画有软媚无骨之嫌,又有呆滞和无力之感。“文人画”太老,“文人画”太静,“文人画”太虚。少年成名的石涛元气饱满,想另辟蹊径、独树一帜,从老僧入定般的传统“文人画”圭臬中,重新蹚出一条新的路子来。石涛给人的感觉,是既有勃勃的野心,也有无限充沛的能量,仿佛皖南风起时咆哮的松涛,也仿佛黄山雨前滚滚的云海。
宣纸和石涛配合默契,让石涛的艺术风格得到了淋漓尽致的体现,最大程度地激发了笔墨之间的活力和诗意。在宣纸之上,你明显能看出石涛的想法,看到他契合宣纸特性的表达,看到他千方百计地调动宣纸的**。这也难怪,石涛在宣城生活了那么久,深谙笔墨之道,对于宣纸、宣笔、徽墨、歙砚的特性,具有很高的认知和理解。当然,出于经济的考虑,石涛并不是所有的作品都用宣纸,很多时候,也用一些价格相对便宜的普通书画纸。不过,画在宣纸上的作品,跟他画在普通纸上的作品,还是有很大区别。画于宣纸上的,普遍有一种氤氲之气,山林溪水都有着一种生命的灵性。他的好朋友、宣城籍的画家梅清写诗形容石涛的画:
天都之奇奇莫纪,我公收拾奚囊里。
掷将幻笔落人间,遂使轩辕曾不死。
我写泰山云,云向石涛飞。
公写黄山云,云染瞿硎衣。
白云满眼无时尽,云根冉冉归灵境。
等到石涛到了扬州、苏州一带后,更像是一尾大鱼游进了大海。
“四僧”之中,石涛与石溪(髡残),并称“二石”。与其他“三僧”相比,石溪最为温暖,也最为纯粹。他的作品,更有一种粗服乱头的本真,自然、随意、有意蕴。
石溪的画,最大的特点在于苍厚古朴、幽野旷疏。石溪的笔墨细密,构图较满,用线清晰豪壮,画面密密麻麻,很少留空白,墨与色浑然一体,总体上更接近于王蒙的风格,也是“四僧”之中最擅长用颜色,也偏爱重彩画的一个。他的画,在平淡中求奇险,重山复水,开合有序,繁密而不迫塞,稳妥又富于变化,能生动地传达江南山川空旷茂密、浑厚华滋的情调。
石溪出家,不带有政治因素,完全是出于对生命真谛的自觉追寻。石溪俗姓刘,出生时其母梦僧入室。石溪年岁稍长时,得知此事,就常思出家,随后如愿以偿。也因此,与其他“三僧”相比,石溪的书画也好,诗文也好,更具有“求道”的意味,如佛教修行的“坐禅”,也如自己打坐的“蒲团”。在石溪看来,绘画和诗歌,只是小道也,不是“月亮”,只是“手指”。“手指”是用来指月的,它并不是“月亮”本身。石溪的画,乍看之下,如粗服乱头、残山剩水,仔细体会,似乎有孤高奇逸、高古笨拙的感觉。石溪有一幅《秋山晴岚图》,为山水立轴,纸本,水墨浅绛,画高山流水之景,构图上以高远、深远取势。近景为水边斜坡亭台,枯柳杂树;中景溪壑宛转、夹岸高树,崖畔平地有茅屋数椽,一高士隐于丹枫、黄叶、清泉、白石之间;远景一主峰郁拔而起,上有危塔矗出,溪云上而锁其腰,飞瀑下而带其麓。这一幅画,是石溪花了四年工夫完成的,从总体上看,溪壑深美,秋意浓烈;配以书法题款,用笔圆浑流美,墨色浓淡有致,淋漓尽致地展示了自己的功力和风格。
石溪诗书画俱佳,相对来说,诗却比较难懂。其中原因,是诗意超越了语言和文字的界限,滑向哲思幽微的渊潭。石溪一直试图追求艺术之外的灵光,想呈现那种难以表达的东西。
清“四僧”之后,南方影响力最大的画家,是“扬州八怪”。“扬州八怪”的说法有几种,较为公认指:金农、郑燮、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔。也有人插入其他画家,比如阮元、华嵒、闵贞、高凤翰等。“扬州八怪”中,郑板桥(郑燮)于后世中名气最大,因为他的作品更接地气,更通俗易懂,更为平民百姓所接受。作为一个传统读书人,郑板桥前半生战战兢兢执着于功名,也好不容易考中了功名。有一天,当官至七品的他抬起头,看到头顶上飘过的浮云时,一刹那间突然开悟,觉得再也不能像以前那样活着了。在“明镜高悬”的大堂之上,郑板桥感慨地在宣纸上写下“难得糊涂”四个大字,随后挂印出走。回到扬州之后,郑板桥卖画为生,受南宋画家郑思肖影响,题材上多以梅兰竹菊松石为主,尤以兰竹为最,体现了中国士大夫对于君子人格的追求。郑板桥说:“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人,写三物与大君子,为四美也。”郑板桥的书法与绘画一样,别具狂草意趣,糅合真、草、隶、篆等书体,渗入梅兰竹菊笔意,自由挥毫,章法别致,人称“板桥体”。
《兰竹图》
郑板桥最爱在宣纸上画竹子。以追求君子节操的方式绘画,哪一种载体能比得上洁白干净的宣纸呢?郑板桥绘于宣纸之上的《兰竹图》,无疑是一幅华彩之作:画的半边,是一巨大的倾斜峭壁,有拔地顶天、横空出世之势。峭壁上有数丛幽兰和几株箭竹,并蒂同根,相参而生,在碧空中迎风摇曳。《兰竹图》的布局严谨巧妙,兰、竹、石安排和谐,以石为龙脉,把一丛丛分散的兰竹有机地统贯一起,不分主次,浑然天成。浓墨劈兰撇竹,兰叶、竹叶偃仰多姿,穿插呼应,气韵俨然,疏枝劲叶,极为醒目。最值得一提的是,郑板桥将书笔和画笔糅合在一起,以草书中竖长撇法运笔,秀劲绝伦,使得绘画显示出形神兼备、清秀异常的整体风貌。
郑板桥爱竹,是因为竹子虚心、雅致、安静、空寂,有清正之风。在他的笔下,春竹深、夏竹浓、秋竹淡、冬竹浅,在这个污浊的世界里,竹子最像一个君子,也最值得交往。郑板桥没事时,他就喜欢来到竹园,听风、听雨、听雪,呼吸着竹子的清香。他曾题画云:“茅屋一间,新篁数竿,雪白纸窗,微浸绿色。此时独坐其中,一盏雨前茶,一方端砚石,张张宣纸,几笔折枝花,朋友来至,风声竹响,愈喧愈静;家僮扫地,侍女焚香,往来竹阴中,清风映于画,绝可怜爱。”他画竹子,无师承,只是于纸窗粉壁,于日光月影中悟得。在一首诗中,他写道:
二十年前载酒瓶,
春风倚醉竹西亭。
而今再种扬州竹,
依旧淮南一片青。
“扬州八怪”中,风格最鲜明、成就最大的,当为金农。金农的画,最有味道,有智慧,有禅意,有觉悟之道。从技法上来说,金农的山水不敌石涛,人物难比老莲,梅花也在好友汪士慎之下。可是他别出心裁,用书法的方式来画画,不仅散发着浓郁的金石古味,还活泼天真,活泼有趣,喜乐安详,带有民间年画或版画的味道。金农还喜欢把民间流行曲的内容写在画上,当作题画诗,真是别出心裁。
康熙、乾隆时代的书法界,以“帖学”一统天下。金农和郑板桥等人的书法,不与世人同,有叛逆精神,有卓尔不群的个性追求。金农的书法,从总体上来说,无俗笔,绝摹似,以厚重生拙见长,自始至终表现出对帖学的反叛,对汉魏的执着追求。他的字,有浓浓的金石味,就像是用刀子镌刻出来似的,尤其是五十岁后,“怪相”尽显,独创了被称为“漆书”的新书体,融汉隶和魏楷于一体,墨色如漆,破圆为方,拽笔似简。从书法的沿脉来看,金农的字是隶书中兼有楷书的体势,墨浓似漆,雅拙为趣,笔画一收一放极富力道,字形长扁适度,一派天真烂漫。
《自画像》
七十三岁那年,金农曾用宣纸绘就《自画像》:布衣持杖,侧身而立,姿态笃定,神情超然。头部画法较为写实,浓密的长髯,细细的发辫,矍铄的双目,将自己奇倔傲世的特征表现得淋漓尽致。
《自画像》还是诗、书、画、印“四位一体”,显出的不断创造和更新中的“文人画”的意趣和魅力。这时候的“文人画”,更注重内在的精神,也注重画面的趣味。这一种趣味,以佛学的角度说,其实是一种具有觉悟意味的“欢喜心”。觉悟是一种质变,有欢喜心在胸,画出来的画,既布满温润的光泽,又充满生气和玄机。也因此,有人称金农一直是在“画佛”——笔下的物件也好,花草也好,人事也好,历史也好,都是画意念中的世界,都是对于自身的观照。金农的画,在内与外两方面,对于文人画的境界,都是一种拓展。它意味着“文人画”的诗性追求,已达到了一个新的境界:大方无隅、大象无形、大道至简、大音希声、大巧若拙。金农的画,切实地表明“文人画”绝不只是笔墨、线条、色彩的汇集,而是生命智慧之呈现。呈现在纸上的画,很多时候只不过是个表象,最重要的是诗性的传感、智慧的表达、人心的愉悦。
金农有一幅画,绝对堪称“逸品”:莲叶满池,中有一茅草亭,亭中有一榻,一人高卧其上,酣然大睡,题曰:“风来四面卧当中。”题词摘自金农的《题莲花庄》一诗:“鸥波亭外水蒙蒙,记得今秋携钓筒。消受白莲花世界,风来四面卧当中。”此画之中,有满满的“欢喜心”。
因为胸中有如此“欢喜心”,也难怪“扬州八怪”手中的笔墨如此洒脱纵横了。世上之物,经“佛心”观之,皆可入画。于是“扬州八怪”一帮人,既画梅兰竹菊,也画篱笆、蔬菜、瓜果,还画一些很怪很有意思的东西。比如罗聘,就画过一幅《蜂窝图》:树枝上例悬一笼马蜂之窠巢,上有马蜂飞舞。马蜂窝在现实中让人生厌,此时突兀出现在画中,却显得异常真实有趣。在“扬州八怪”眼中,绘画不是该画些什么,而是如何看待它们——以充满生趣的眼光去看世界,满眼之间,皆是生趣。“扬州八怪”的画,就是这样玄妙有趣、通俗易懂,很快赢得了新兴盐商们的欢迎,也赢得平民大众所喜爱,还不为官僚阶层所排斥。如此兼容并蓄,在中国书画史上,可谓是一个创举。
相比于“扬州八怪”,同时代的“金陵八家”似乎一直坚守着“古典主义”。“金陵八家”中,龚贤最为突出,从某种程度上说,龚贤就是清初的倪瓒。只是相比倪瓒,龚贤的形而上意味更强,哲思与玄想成分更多。文学让人浪漫,艺术让人卓越,哲学让人智慧,宗教让人强大。龚贤就是一个内心强大也相当自负的人。龚贤大部分时间都独自一人生活,住在金陵城外一间茅舍里,种植他的“半亩园”。龚贤自号“半千”,曾引来诸多争议,有人以为,龚贤以“半千”为字号,是自以为五百年中,没有画家可以比得上他。龚贤的画,的确是境界广远,气韵充沛,既有上下五千年、纵横一万里的外在气势,也有着不以物悲、不以物喜、不与物竞、不随时趋的内在精神。看他的画,仿佛置身于天地浩渺的原野,濯足八荒,无古无今,放达旷远,极目所见之处,尽是无人野水荒湾,尽是一抹寒烟浮动。
龚贤早期山水画,是枯笔简淡的风格,被称为“白龚”,与元朝的倪瓒、明朝的董其昌一脉相承,是典型的江南风格,意在创造一种“觉性的山水”,即禅宗所追求的“见山还是山,见水还是水”的第三层次,以生命的内在本真,达到个人觉悟的圆满。表现在画中,不是现实之具体山水,而是带有浓郁的荒寒冷寂风格,以一种大觉悟的清净本然,象征中华道统和文人士大夫的“失乐园”。
中年之后,龚贤认为绘画创作的真正的源泉在于自然,而不是古人,提倡到自然中去理解前人的画理。古人和传统只应作为“取证”,学画首先应直接观察自然。古人传统不是“源头”,真正的“源头”是自然。龚贤开始了大胆创新,学习董源、米芾、吴镇等,形成了浑朴中见秀逸的积墨法,笔下的山石树木经过多次的皴擦渲染,墨色极其浓重,浓重里却隐含着丰富细微的明暗变化,通过层层积效的对比关系来传达山水的“浑厚”与“苍秀”。这时候龚贤的画浑厚华滋、墨气淋漓、迷离恍惚、奇崛寥远,看起来有惊心动魄之感,被称为“黑龚”。
中国山水画史上,黑白反差最大的,算是龚贤了。龚贤自以为前无古人,后无来者,“非墨无以显其白,非白无以判其黑”。他喜欢在白纸上留下一丝丝空白,不着一笔,却能使人感觉到空蒙弥漫的雾气,或是清澈透明的汪洋湖泊与河流。浓重的烟岚随山谷飘动,不见村落,空无人影,苍郁而孤寂,远离了宋代画家所谓的“山可行可居”的意境。
龚贤曾自画小像,穿僧服,手持扫帚,作扫叶状,悬于楼堂,后人因此将他位居南京城西清凉山的旧居称为“扫叶楼”。在这里,龚贤从“白龚”走向“黑龚”,终于在宣纸水汽淋漓的墨色中,找到了内心的清凉世界。
乾隆之后,宣纸产量越来越大,覆盖面也越来越大,宫廷也好,权贵也好,民间也好,凡有名气之画师,大多使用宣纸了。宫廷诸多画作,也喜用宣纸代替绢帛。最著名的,就是郎世宁等洋人画师绘就的《平定准部回部得胜图》,这一组大型战图,描写的是乾隆平定新疆叛乱的系列战斗的场景,规模之大,堪称宣纸史上的惊天之作。作为最早来中国的意大利画师,郎世宁将西洋油画中的很多技术,融合在宣纸之中,并带来了出人意料的效果。郎世宁绘画的西洋技术,以及在宣纸上的探索,影响了后来的任伯年等人。也因此,有人将晚清民国初年“海上画派”的带路人,归结于这位意大利籍的宫廷画师。
好的宣纸,跟上等的文人画师一样,都是自带创造力,也是自带仙气的。宣纸使文人意气风发,有骨有神,飘飘欲仙。因为有着宣纸,清朝相对沉寂的艺术,看起来仍有精进的势头。从皇宫到民间,人们都喜欢在宣纸上面挥毫泼墨。自乾隆年间开始,宣纸在全国书画界,开始有了“一统江山”的趋势。
本文首发《天涯》2021年第5期,亦收入作者新作《宣纸之美》(安徽文艺出版社,2021年12月版)
赵焰,作家,现居合肥。主要著作有《第三只眼看徽州》《晚清三部曲》等。
版权说明:如非注明,本站文章均为皮努努下载原创,转载请注明出处和附带本文链接;
相关推荐
豌豆荚下载免费(手机豌豆荚)
立即下载
五虎将后传v3.04 攻略 五虎将后传3.04神xs升级第六版攻略
立即下载
qq主页自动回赞 回赞助手
立即下载
roblox虚拟世界下载 roblox虚拟世界中文版
立即下载
dolby atmos,dolby atmos和dolby audio的区别
立即下载
苹果手机怎么下载国际服,刺激战场国际服ios
立即下载
office2003教程下载 office2003办公
立即下载
无线鼠标驱动?无线鼠标驱动程序错误怎么办
立即下载
什么软件可以p图,什么软件可以p图换衣服
立即下载
虚拟光盘?虚拟光盘下载手机
立即下载
跳舞毯软件免费下载?跳舞毯驱动
立即下载
魔秀桌面APP(魔秀主题)
立即下载
